Archivo de la categoría: indie

«No hubiéramos sabido llevar el éxito de los Smiths» Entrevista con James

James 2014 band

La música en ocasiones puede ser muy cruel. Debió suceder en algún sitio, de alguna manera y por alguna razón que es difícil de explicar. James empezaron en la música en el lejano año 82, y consiguieron hacerse un hueco en la complicada escena británica, junto a nombres como Smiths, Deacon Blue, Simple Minds o U2. Solo nombrar a quienes fueron sus teloneros estos años da vertigo: Happy Mondays, Stone Roses, Nirvana, Radiohead, Supergrass, Doves o Coldplay entre otros, veían como su popularidad crecía tras abrir para los de Manchester, mientras estos se quedaban a verlas venir. Grandes músicos curados de todo espanto, han conseguido llevar su música por todo el planeta, logrando incluso el mérito de ser abiertamente conocidos en cada rincón del planeta con álbumes completamente diferentes en cada país.

James han hecho música en cuatro décadas distintas y han sabido sobreponerse a las dificultades contra viento y marea. Es precisamente ahora, después de sus más y sus menos, cuando se consideran más que una familia. Destinados a sufrir la indiferencia intermitente de los medios, viven con la espina clavada de saber que la música les debe una. Una banda que nunca contó con la estrella de los Smiths, pero de quienes pronto se ganaron el respeto, consiguiendo que los de Morrissey canten sus canciones y les inviten incluso a tocar con ellos.

Este año han lanzado “La Petite Mort” (BMG/Cooking Vinyl) seis años después de su último LP. El álbum viene envuelto en la temática de la muerte, pero vista desde otra perspectiva. Abarcándola con total naturalidad, después de la muerte de la madre y el mejor amigo de Tim Booth.

Es un honor para Rockast poder hablar con ellos a través de Jim Gleenie, co-fundador y bajista de la banda, que nos explica con toda sinceridad su interesante punto de vista del nuevo álbum, la historia de la banda o las nuevas tecnologías.

¿Qué tal Jim? En 2008 cantabais “I’m alive” en la canción “Bubbles” y en este nuevo álbum os centráis en el tema de la muerte. Parece un gran cambio en en pocos años.

Supongo que sí que lo es. Quiero decir, la canción “Bubbles” reflejaba el nacimiento del hijo de Tim (Booth). Surgió en una época donde muchos de los miembros de la banda tuvieron niños, así que creo que todos hemos pasado por esa experiencia increíblemente mágica, positiva y maravillosa, que es el nacimiento de un niño. Pero al mismo tiempo, con la edad que tenemos, como hombres y como músicos, también hemos experimentado la muerte de alguien. Un nacimiento se plantea sobre todo en vida. Quiero decir, es un tema de conversación que es obviamente muy positivo. Pero algo como la muerte, particularmente en el oeste y por lo que conocemos también en el resto de Gran Bretaña, es algo que no se discute. Es algo que sucede pero luego hablamos de ello como si no existiera el resto del tiempo. Creo que este disco refleja hasta cierto punto, el punto de vista personal de la banda al perder a tu madre y a un íntimo amigo el pasado año, algo que influyó en las letras. Pero también nuestro deseo de alguna manera, de arrojar algo de luz en el tema, pero no de una manera negativa, ni triste, ni deprimente, sino una manera alegre e inspiradora. Pero sí, tienes razón en la contradicción, nunca he pensado en ello de esa manera. El contraste entre este tema y “Bubbles”, y el concepto con algunas de las canciones del álbum es bastante diferente ¿Verdad?

«Como banda, todavía hay algo que tenemos que demostrar. Pero no sabemos qué es, ni a quién se lo tenemos que demostrar.»

A pesar del título y temática del disco, es un álbum bastante positivo.

Sí, sí que lo es de hecho. Pienso que musicalmente está basado en la emoción y eso es algo muy positivo. Creo que es más o menos lo que buscábamos. Es difícil cuando dices que este álbum trata sobre la muerte. Porque eso implica que tus canciones deban ser tristes, y no creo que el disco lo sea. Pero creo que Tim también tenía que utilizar la muerte como una metáfora para el cambio. Es decir, no trata literalmente de gente muriendo. Hemos hecho un disco de perfil bajo, muy gozoso y muy festivo. Incluso el título del álbum, “La Petite Mort”, significa “la pequeña muerte”, que se refiere a un orgasmo. ¿Sabes? El disco intenta sacar el humor que lleva dentro. Pero se guía por el Día de los Muertos. El Día de los Muertos es una gran celebración de familiares y amigos que han fallecido. Y en absoluto es un momento triste o depresivo. Y creo que eso es lo que queríamos reflejar en el disco, el hecho de que la muerte es algo, que te guste o no, nos pasa a todos. Y tratarlo de un modo normal y llevadero, pero al mismo tiempo pensando en positivo. Lo último que queríamos hacer era un disco triste.

Ahora que Tim vive en California, ¿Es más duro mantener la banda unida cuando llega la hora de grabar un álbum?

Bueno, todos vivimos bastante lejos los unos de los otros. Incluso la gente que estamos en Gran Bretaña tampoco vivimos realmente cerca entre nosotros. Supone un gran esfuerzo. Tenemos que organizar bien el tiempo para asegurarnos de que podemos escribir canciones y trabajar en ellas. Pero también por la manera que tenemos de escribir. Tenemos la necesidad de estar todos juntos en el mismo lugar, porque no podemos hacerlo digitalmente, como solíamos hacer en el pasado. Así que tendemos a asegurarnos de que disponemos de tiempo. Podemos tocar en un festival y coger unos cuantos días extra e ir al estudio y escribir nuevos temas. Nos aseguramos de tener ese tiempo. Tienes que organizarte un poco más, y es difícil porque no vivimos uno al lado del otro. Tienes que bloquearte esos días. Y son muy intensos. Cuando nos juntamos para trabajar, son largos días disfrutando al máximo de lo que hacemos. Tienes que arreglártelas con esos inconvenientes pero no ha sido un problema.

«No creo que tengamos el reconocimiento que merecemos»

En “La Petite Mort” trabajais con Max Dingel. ¿Cómo ha sido? ¿Ha sacado lo mejor de vosotros?

Creo que sí. Mientras escribíamos el disco sabíamos que estábamos escribiendo un buen puñado de canciones. Estábamos muy contentos con la composición. Queríamos un disco que sonara grande y nos gustaba mucho lo que había hecho Max Dingel con Glasvegas, los Killers o Muse. Ha hecho grandes discos que suenan muy bien. Nos conocimos y nos gustó. Nos gustó su actitud. Pasamos tres días en el estudio para ver cómo funcionaban las cosas y fue realmente bien. Es como si aportara una especie de poder sónico, más energía a lo que hacemos. Creo que hemos obtenido eso en directo antes, pero quizás nunca lo hemos trasladado a un disco. Y Max es como un científico loco. Tiene todo el equipo adecuado, con el estudio lleno de todo lo que ha ido reuniendo por todos los rincones del mundo. En los arreglos se concentra especialmente en el sonido de los instrumentos, consiguiendo que suene increíble incluso antes de que toques algo. Y creo que el disco refleja que realmente estábamos muy, muy, muy felices con cómo fue desde la base Quiero decir, por momentos es brutal, es un gran disco, las canciones son bastante abrasivas. Pero eso es lo que somos. Creo que eso es algo de la energía y la potencia que conseguimos cuando tocamos en directo. Pienso que Max ha capturado eso en el disco.

Empezasteis a hacer música antes que los Smiths, pero ellos se hicieron famosos muy rápido. Si James hubiera tenido el mismo éxito, con la misma rapidez, ¿Crees que hubierais sabido llevarlo?

En absoluto. Es curioso que me preguntes esto porque el otro día precisamente lo hablábamos Tim y yo. De cómo los Smiths estaban instantáneamente preparados para el éxito. Tan pronto como veíais el videoclip, sabías que iba a ser grandes y que estaban preparados para ello. A James le llevo un largo tiempo conseguir reconocimiento; éramos muy frágiles en los primeros años como banda, y nosotros como personas, no hubiéramos sobrevivido. En absoluto. Con toda certeza. Nuestra carretera ha sido larga. Muy lenta y laboriosa. Difícil por momentos, pero era lo que necesitábamos y creo que esa es la razón por la que estamos aquí todavía. Sabes, hemos tenido la oportunidad de dejar que nuestra música descubriera lo que quería ser. Las relaciones en la banda han cambiado. Hemos pasado por muchos desastres, hemos arreglado esos desastres y hemos vuelto a ser amigos. Y ese es el viaje. Ha sido bastante privado, no creo que sea algo que se haya aireado en el primer plano de los medios. Y creo que es porque la mayor parte del tiempo nos reservamos para nosotros mismos. No somos una banda que busque la gloria, o una banda que haya tenido prisa por conseguir el éxito rápidamente, o al menos tan rápido como lo hicieron los Smiths. Lo hubiéramos quemado. Al final solamente hubiéramos aguantado dos o tres años al máximo.

Llegados a este punto de vuestra carrera, ¿Cuál crees que es el secreto de vuestro éxito? ¿Cuál sería vuestro consejo para las bandas jóvenes que intentan hacerse un nombre en la música?

¡Wow! Creo que disfrutar y ser feliz con lo que haces, seguir buscando retos con lo que haces…Creo que como banda hay algo que todavía tenemos que conseguir; necesitamos demostrar algo. No sé lo que es, ni sé a quién se lo tenemos que demostrar. ¿Sabes? No sé si se lo tenemos de demostrar al mundo o a nosotros mismos. No lo sé. Pero hay un deseo todavía dentro, como si quisiéramos algo, como si necesitáramos algo y realmente no sé lo que es. Y no nos arrepentimos del pasado. James ha sufrido en el pasado, hemos tenido grandes discos, pero durante mucho tiempo ha sido bastante difícil. Ha sido difícil con la industria, ha sido difícil con las relaciones en la banda… Pero hemos aprendido probablemente de los últimos 10 años juntos que precisamente estando juntos es cuando puedes de hecho disfrutarlo. Es imposible no tener un buen trabajo si lo que haces es lo que amas, y además puedes disfrutarlo al mismo tiempo. A nosotros nos llevo mucho tiempo darnos cuenta, si te soy honesto.

James 2014

«Es imposible no tener un buen trabajo si lo que haces es lo que amas.»

Muy a menudo, ser músico significa que tienes que mostrar tu personalidad y vida personal en la música que haces, así que terminas perdiendo intimidad. ¿Es algo implícito en la vida de un músico?

¿Cuándo tu vida privada se transforma en tu vida pública? Sí, creo que tienes razón. Obviamente, al hacer el trabajo que has elegido, hay una gran proporción de tu vida que es pública y no hay nada que puedas hacer. Si buscas tener éxito, vas a atraer toda esa atención y no es algo que puedas sencillamente apagar aunque quieras hacerlo. No puedes pedir a la gente que no esté ahí durante ciertos momentos, pero a veces es desagradable estar en el ojo público. Lo que haces, lo que dices, cualquier letra que escribes, tu actitud, tu opinión… está ahí fuera para que lo vea el mundo. Especialmente ahora que con las redes sociales todo se difunde muy rápidamente. Puedes decir algo y ¡Bam! está por todo el mundo. Quizás esa sea la naturaleza del mundo en el que vivimos ¿verdad? Parece que hay mucha menos privacidad. Cada vez tienes más gente en redes sociales y eso significa menos privacidad. Me he dado cuenta de que esto está bastante extendido. Pero supongo que tienes elección. James tiene una cara pública, y tienes que intentar mantener una parte de ti privada, e intentar mantener esa parte en la normalidad de tu vida diaria, y no dejar que James lo decida todo. ¿Me entiendes? Creo que somos afortunados en algunos aspectos; no somos grandes mega estrellas que no puedan salir de casa. No tenemos que tratar con ese tipo de dificultad. Pero pienso que es una de las pocas cosas negativas de un trabajo que es muy, muy positivo.

Ahora que habéis hecho música en cuatro décadas diferentes, ¿Podrías decirnos vuestro punto de vista sobre la situación de la música hoy en día? ¿Qué es lo mejor y peor de estos días que vivimos?

Me encanta la música que se hace ahora. Quiero decir, escucho mucha música. El último álbum que compré, supongo que fue el nuevo disco de Elbow, o The National. Creo que aún hay mucha buena música ahí fuera. Pero la industria ha cambiado mucho. Un cambio absolutamente enorme en el tiempo que llevo involucrado en el negocio de la música. Sencillamente cómo se ha desplazado. ¿Es mejor o es peor? Realmente no lo sé. Pienso en ambos casos y creo en los dos; es más fácil para una banda sobrellevarlo sin tener que tratar con la industria. Porque tienes Facebook, y puedes conseguir que tu música se escuche fácilmente. Y eso conlleva muchas opciones, no solo una en el intercambio de música. 
Creo que es difícil y aún tenemos que buscar mucho para encontrar buena música. Y lo digo por el hecho de que la industria ha cambiado el sentido de los álbumes. Ahora hay muchas más bandas para ver en directo, lo que es absolutamente maravilloso. La gente todavía viene a conciertos, viene a festivales, y para nosotros es fantástico. Pero siempre está cambiando. La industria ahora no parece que sepa lo que va a ser o lo que quiere ser. En una banda tienes que tenerlo en cuenta y andarte con ojo con los cambios que suceden a tu alrededor.Tienes que cambiar lo que haces, y cambiar tus planes del mismo modo.

«La industria de la música no sabe lo que quiere ser»

Si tuvieras que empezar la banda ahora, ¿Sería más difícil que en 1982?

Probablemente sí. La manera en que conseguimos el éxito era muy tradicional. Aunque parecía bastante obvio lo que teníamos que hacer, eran necesidades específicas. Hay un camino muy tradicional; haces conciertos, consigues algunos artículos en la prensa, te pones en contacto con una discográfica, igual consigues un contrato, luego necesitas ropa, vas a la radio… El camino en la industria musical era más claro que ahora . No sé, ahora mismo no sabría por dónde empezar la verdad.

Al final, ¿Crees que se ha hecho justicia con James? La gente, los fans, los medios, los mismos músicos, ¿Se ha hecho justicia con todo lo que James ha hecho?

Esto va a sonar terrible, va a sonar realmente desagradecido y no tengo la intención de que suene así, pero no, no creo que tengamos el reconocimiento que merecemos. Suena ridículo porque he tenido una vida increíble de música. Pero no, no creo que seamos tan grandes como merecemos ser, y no creo que tengamos el reconocimiento de la prensa, los medios o la industria que merecemos. De nuevo, como he dicho, me avergüenza decirlo porque en mi vida no me ha faltado de nada gracias a la música, y he tenido una vida increíble. Toda mi vida adulta he estado haciendo algo que adoro absolutamente, y rebatir que podríamos haber obtenido más es confuso. De todas formas, decir algo negativo de nuestra posición es ridículo, porque estoy en una posición muy privilegiada. Aunque si tengo que contestar, la respuesta es que sí, la verdad es que siento un poco de falta de reconocimiento.

¿Eres feliz?

Muy feliz. Muy, muy feliz. Soy feliz en James y soy feliz con mi vida personal. Me casé hace unos años y soy muy feliz. Vivo en una parte estupenda de Escocia. La música parece que ha ido maravillosamente bien para nosotros por el momento. Este disco parece casi como un nuevo capítulo para James. Da la sensación de que se han abierto algunas puertas, algo que se nos estaba poniendo cuesta arriba. Nos encanta tocar estos temas. Estamos envejeciendo bien, lo que significa que obviamente disfrutamos estando juntos.

DB

«Bailar con el mainstream es peligroso» Entrevista con Wild Beasts.

Wild Beasts

Su último lanzamiento les ha servido para ganarse la unanimidad de crítica y público, además del respeto definitivo del mundo de la música.  Son una de las bandas predilectas del Reino Unido en los últimos años, y estarán los próximos 12 y 13 de Septiembre en Barcelona y Madrid respectivamente.

El gran nivel de sus cuatro álbumes y sobre todo la gran acogida del reciente “Present Tense” (Domino / PIAS), son el prolegómeno perfecto de cara a sus inminentes conciertos. Hablamos con Ben Little, guitarrista y teclista de Wild Beasts.

¿Qué tal Ben? Cómo estás?

Bien muy bien. Ahora mismo estoy en Londres ya que acabamos de volver del tour. Hemos estado en Bergen un par de semanas. Ha estado muy bien hacer festivales cada fin de semana y volar de un sitio a otro. Son buenos los festivales ¿sabes?, te dan un respiro de la gira y es algo bastante llevadero si te digo la verdad.

Ya lleváis juntos más de diez años, lo que es un tiempo considerable hoy en día.

Cuando empezamos éramos unos críos haciéndolo simplemente por hobby, pero rápidamente se convirtió en algo en que poníamos mucho esfuerzo y donde empleamos mucho tiempo. Al principio ensayábamos Hayden y yo una vez por semana. Me pasaba por su casa y tocábamos la guitarra un rato. Luego cuando teníamos 16 o 17, ya alquilamos un local diminuto que nos costaba solamente unas 50 libras, algo ridículo. Ahora no lo puedo creer pero empezamos a ir casi cada noche a ese pequeño habitáculo, y fue cuando se unió Chris, el batería, cuando empezamos a ir en serio. Creo que cuando sucedió eso fue cuando nos dimos cuenta de que aquello era realmente lo que queríamos hacer, y supongo que por eso nunca hemos mirado atrás desde entonces. Después de diez años es como si lleváramos en esto toda la vida. En cierta manera es extraño, porque después de diez años tampoco es que tengamos mucho que demostrar, pero sí tenemos mucho trabajo por delante, y al final supongo que solo somos nosotros cuatro intentando hacer música juntos. Estamos en nuestro cuarto álbum y con muchas ganas ya del quinto.

«Después de diez años tampoco es que tengamos mucho que demostrar, pero sí tenemos mucho trabajo por delante

¿Crees que el hecho de ser fieles a vuestro particular estilo desde el principio ha sido la clave de vuestro éxito?

No sé el nivel de éxito que tenemos, nosotros intentamos hacerlo lo mejor que podemos. Hablas de éxito pero creo que se basa sobre todo en el boca a boca. Lo que hacemos no nos hace ganar mucho dinero. Supongo que el éxito es seguir haciendo música juntos. Creo que el secreto probablemente sea sencillamente el hecho de querer hacer la música que quieres. Cuando terminamos la gira de “Smother” y nos metimos en el estudio, nos dimos cuenta de por qué lo hacemos. Realmente disfrutamos estando en el estudio; es casi una obsesión el querer hacer el mejor disco que podamos, y el secreto es sencillamente disfrutarlo y conseguir superarse.

¿Cómo os habéis planteado “Present Tense” y qué sensaciones tuvisteis después del lanzamiento?

Giramos con “Smother” durante mucho tiempo, y era un álbum bastante más sosegado en cierto sentido; después de girar con este álbum nos dimos cuenta de que al hacer festivales y directos cada vez más grandes, necesitábamos canciones que encajaran en esos conciertos. Ya entonces escuchábamos canciones con un tempo diferente, y supongo que fue mientras estábamos escribiendo cuando surgió la idea. Cuando el álbum empezó a despuntar nos sentimos muy bien. Parece que la gente lo entiende y tienen la ventaja de cuatro discos, así que es raro que nos pregunten sobre el sentido del álbum, porque cuando salió el primero no sabían qué hacer con él.

«Lo que hacemos no nos hace ganar mucho dinero»

¿Hay algo que os queráis demostrar a vosotros mismos, o algo que queráis probar en otros discos?

Bueno, hay algo de eso en una canción llamada “Beautiful Truth”. Queríamos hacer una canción pop que fuera incuestionable, un tema pop bien hecho que no fuera un lastre. Y creo que más o menos lo logramos. Es una canción con luz propia y queríamos que tuviese un guiño groovie inconfundible. Teníamos miedo porque podría haber sido comercial pero se ha mantenido alejado. Bailar con el mainstream es una cosa peligrosa. Con este tema solamente queríamos hacer una buena canción pop. Aunque estoy seguro de que no es una canción que sonará en las radios. De hecho no estoy seguro de que sea una canción pop. (Risas)
Hace poco también hicisteis una version del Wrecking Ball de Miley Cyrus, ¿Hay alguna posibilidad de que os veamos de manera más regular haciendo temas de ese estilo?

Creo que lo que hacemos, lo que quiera que sea, suena a Wild Beasts. Con Hayden y Fleming cantando es inevitable que somos nosotros. Sus voces nos dictan como va a ser la percepción de una canción; aunque quizás la voz de Hayden no podría tener éxito como una voz de música pop. Podríamos intentar escribir temas del estilo a “Wrecking Ball”. Quiero decir, es un gran, gran tema, el nivel de producción, la letra… Algo que nos interesa a todos es el tema de los escritores fantasma que hay detrás, los que escriben para ellos. Son muy hábiles con los ritmos, tienen un equipo muy logrado y mucho dinero que invertir para conseguir la canción perfecta. Pero pagan por ello. Tienen recursos y pueden estirar la inversión para hacer este tipo de canciones. Pero tampoco es que seamos unos grandes fans de Miley Cyrus ni nada por el estilo. Hacer una versión de esa canción fue solo una posibilidad interesante.

¿Hay algo que os gustaría probar en futuros discos que no hayáis intentado todavía?

Es curioso porque creo una vez que has lanzado el disco y has hecho la gira, es decir cuando llegas al final del ciclo “álbum-gira” es cuando podríamos responder esa pregunta. Porque ya has vivido algunas experiencias y sabes lo que ha funcionado correctamente. Estás en un estado mental diferente cuando llegas a ese punto. Pero si hablas de probar cosas nuevas, nosotros siempre intentamos no repetirnos, pero en el sentido estricto de la palabra, no estoy seguro. Quiero decir, siempre estamos cambiando. Nos conocemos perfectamente y en las canciones todos usamos los borradores de todos. Estoy seguro de que para cuando escribamos el siguiente álbum estaremos escuchando diferentes tipos de ritmos de los que escuchamos ahora, así que no lo sé. Creo que estás influenciado principalmente por lo que escuchas, y como dije antes, al final conseguimos sonar a Wild Beasts, independientemente de lo absurda o popera que pueda sonar una canción.

«Independientemente de lo absurda o popera que sea una canción, al final es inevitable que sonemos a Wild Beasts»

Ben, ¿Te gustaría un álbum más enfocado en las guitarras en vez de sintetizadores y sonidos hechos por ordenador?

Toco la guitarra y los teclados y al comenzar este disco estaba muy interesado en toda la parte de producción. Empezamos con los portátiles y la idea creció a partir de ahí. Estoy muy interesado en unir mis propias técnicas, desarrollar el sonido de una banda tocando en un local, el uso de softwares, plugins, sintetizadores modulares… Es todo muy interesante, son herramientas que nos ayudan a hacer mejores canciones. Personalmente empecé con las guitarras, pero a medida que hemos ido creciendo, me he ido cambiando al ordenador y ahora paso la mayor parte del día o durante los conciertos sentado frente a un portátil. Pero es algo que puedes utilizar para hacer música.
Si “Present Tense” fuera un viaje, ¿Cómo sería?

Londres es cerrado y muy insular y siempre hemos asemejado el álbum a Londres. Creo que el comienzo sería allí porque es donde lo hemos hecho. Sería como hacerle un pequeño homenaje ya que está siendo un periodo bastante intenso. Luego cogeríamos un tren hasta Lake District. Está bien salir de aquí y ver un poco de verde ahí fuera. Por eso me gusta esa mitad del álbum. Es mucho más tranquila. Hacia el final del disco, estaríamos ya de vuelta en casa, de vuelta al norte.

¿Eres feliz?

¡Sí por supuesto que sí! Es algo increíble el hacer esto en tu día a día. Es un trabajo increíble, además trabajas con tus mejores amigos, con los que has crecido y estás viajando por el mundo haciendo música que la gente disfruta. Hay una burrada de cosas positivas y a veces tienes que pellizcarte para darte cuenta de que estás haciendo algo grande. Aunque no ves la recompensa en términos monetarios, no ves tu canción vender mucho y a veces te desanimas por eso, pero entonces te das cuenta de que lo que estás haciendo merece la pena.

David Bernardo

«You should get your point across with 30 minutes» Interview with Cloud Nothings.

Cloud Nothings Andrew

 

I should have been at the door of the press area a while ago, but overconfidence made ​​me think that the slender white tents of the entrance acted as «press lounge.» With my interview notebook in one hand and an ocasional beer in the other, I got to the new press area of Primavera Sound, which is located at the back of the Sony stage, just at the beginning of the now called «mordor zone» of the festival.

On the other side, talking with his bandmates, is Dylan Baldi, the leader of  Cloud Nothings (Cleveland, Ohio). He has been doing dizzying and addictive rock for 6 years and has earned the respect of audiences and critics alike. I didn´t have the press credentials with me so the interview is going to have a second drawback. Luckily there are always artists whose promo is not as heavy as another, and they´re happy to be interviewed between the wave of comings and goings of thousands of attendees who want to see the Spoon concert. Nevertheless, Cloud Nothings aren´t going to enter the big leagues in the short term, so for now their faces, but not their music, go unnoticed in Spain.
 .
Baldi is a sincere guy who answers bluntly and makes his point pretty clear. Prolific as ever, and leading the way for his band, he is in great form with Here And Nowhere Else ([PIAS] 2014), where the band gets great compliments wherever they go.
.

..
Are you still living in Paris? What was the reason you moved from Cleveland to Paris? How was the change?
Yeah, I went to live in Paris because I met a french girl , so now I’m living here. (laughs)
.

You’ve been playing lots of shows since the release of “Here And Nowhere Else”.How is the tour going on?

It’s going great, actually.  Every show is really fun. There hasn’t been not even one to say, “oh that really sucks” so it’s great.

It’s been just a year and a half since the release of your last album, How did you approach this new album this time?
.

Well, the same way I did with the last one actually. I just sort of, sat down for a month, and make a bunch of songs that I like. I try not to think about what other people say about the records or the music. I just do stuff that I like, and that’s the way that I’m good, I think.

«I think it sounds good as a three piece. And is nice because no-one can hide behind anything else.»

On “Attack On Memory” you worked with Steve Albini whereas on this record it’s been another big name like John Congleton with the production. Why did you choose John Congleton? What’s the difference between them? 

We had a manager actually at that time that just suggested John Congleton. It was ok, working with him it was actually very similar to working with Steve. They were both very hands off, never really told us what to do, they just sort of, let us play the songs and record them really well. So it’s always a very easy process for us.

As you’re very prolific, I guess we may get a new record at some point in the next 2 years. Do you have any producer in mind for that record? 

I don’t know yet. But I wanna do one next year. For sure. I don’t know anything about it yet (laughs)

Or have you ever think about produce the album yourself?

I kind of did that it in the beginning, but it sounds silly, and I don’t know what I’m doing, so it’s way easier to have a professional guy to make it for you.

It’s said that a band really proves themselves with the live sound, is that why you put a lot of effort to sound in the record as close as you sound live?

Yeah, I like records that just sounds like a live band. I don’t like when I listen to a record, and I go to see the band and sounds totally different. I want the record to sound like the show. That’s why we do it that way. We just record live.

cloud-nothings-2014-650x400

«I haven’t seen many bands that sound like us.»

Joe Boyer is not in the band anymore, and there’s still no replacement for him. Will you go on as a three-piece band? 

For now yeah, I think it sounds good as a 3 piece. And is nice because everybody has to like, work (laughs) you know, no-one can hide behind anything else. That’s very good. It’s nice to be a 3 piece band.

Does it change something for the band or the music?

It definitely does. It makes it a little bit heavier and more powerful actually, to just have just like really intense basic things going on when every things connected, rather than fancy playing (laughs)

Cloud Nothings lyrics are very self-related, do you feel like the music is the best way for you to talk about yourself or the things that kind of happened to you?

Every record is just like a little picture of what I’m thinking, and where I’m at when I’ve made the record, so it’s very much the only way that I talk about myself actually.

But are you still writing the lyrics to the music in a last minute basis?

I am. Because is the only way I think I can get something that feels like honest and real, I guess. If I sat down and talk for a long time, it would not be good. So it’s a good way to make sure everything is as direct as I can make it.

Again 8 songs in the album. any reason in particular why 8 songs and not more nor less? Is there a perfect amount of tracks or time for an album?

I think so. 8 songs, 30 minutes. If you can’t get your point across you should maybe re-think what you’re doing.

What is it with your videoclips? You take them very seriously as you’re probably one of the bands with the best videos around.

Actually, we have a friend, Ryan Manning who is a crazy video guy, so every time we’re like, Ran, do whatever you want. And he does something amazing every time. We just trust him, and it’s pretty cool.

«Every record is just like a little picture of what I’m thinking, and where I’m at when I’ve made the record»

Have you ever seen or heard a band that you’ve liked it so much that to say “I want to sound like them” or I want to make this thing the way they’re doing it” ?

Yeah definitely, there’s a lot of bands that I just rip off, (laughs). I like a band called The Wipers, an old punk band, they are my favourites. Life Without Buildings as well, I heard their records and I was like “oh, I have to do that”.

What would you think is the secret behind the success of Cloud Nothing?

I think a big part is that we just do whatever we think sounds fun, or cool to do at the moment. Like we don’t worry about image or other people. We don’t worry about doing things that we like and enjoy and it comes across in the music

How do you find the music scene nowadays? Do you feel like lots of bands are doing a very similar music? Do you miss the guitar music in the new bands?

I haven’t seen many bands that sound like us. But I mostly see bands that listen the same records that I do. And that’s pretty cool. They use them in a different way, like the bands sounds different, but it’s fun to see a band and think “oh, I might be friends with them, cos we like the same stuff.”

Does the fact of living in Paris gave you the change to discover some european or french bands that you like? La Femme?

Kind of. I like a lot of european music, mostly jazz or even noise music. But in Paris I mostly sit down to the guitar.

What are your plans for this year?

We’re touring for the whole year, that’s it.

Last question, are you happy?

Oh yeah. I’m having so much fun.

David Bernardo

«Si no consigues expresarte en 30 minutos, quizás debas plantearte lo que estás haciendo» Entrevista con Cloud Nothings

cloud-nothings-2014-650x400

Debería de estar en la puerta de la zona de prensa hace un rato pero un exceso de confianza me hizo pensar que las esbeltas carpas blancas de la entrada hacían las veces de «press lounge».  Con el cuaderno de las entrevistas en una mano y una cerveza pasajera al otro, llegamos a la nueva zona de prensa del Primavera Sound, que queda detrás del escenario Sony, al comienzo de la ya denominada «zona mordor» del festival. 

Al otro lado, charlando con sus compañeros se encuentra Dylan Baldi, el risueño líder de Cloud Nothings, una banda de Cleveland, Ohio, que viene haciendo un rock vertiginoso y adictivo desde hace 6 años y que ha sabido ganarse el respeto de público y crítica. Otro año más no tengo acreditación de prensa, por lo que la entrevista va a contar con un segundo inconveniente. Por suerte siempre hay artistas cuya promo no les resulta tan pesada como a otros, y acceden a realizar la entrevista entre el fragor de idas y vueltas de miles de asistentes que quieren ver el concierto de Spoon. A pesar de todo, Cloud Nothings no están por entrar a corto plazo en el gran mercado, y de momento sus caras, que no su música, pasan desapercibidas en España.

Baldi es un tipo sincero que va al grano y responde sin rodeos. Prolífico como siempre, e inteligente marcando el camino de su banda, está en un gran momento de forma con Here And Nowhere Else ([PIAS] 2014), donde consigue que la banda recoja halagos haya donde vaya.


¿Qué
tal Dylan? ¿Sigues viviendo en Paris? ¿Qué tal el cambio?

Bien. Sí, me fui a vivir a París porque conocí a una chica francesa, así que ahora vivo aquí. (risas)

Habéis girado mucho desde el lanzamiento de “Here And Nowhere Else”. ¿Cómo va el tour?

Está yendo muy bien de hecho. Cada concierto que damos es muy divertido. No ha habido un solo día en el que hayamos dicho “vaya mierda”, así que es genial.

Solamente ha pasado un año y medio desde el lanzamiento de vuestro último álbum. ¿Cómo has encarado este nuevo disco esta vez?

Bueno de la misma manera que lo hice en el último la verdad. Básicamente me siento durante un mes y escribo un puñado de canciones que me gustan. Intento no pensar en lo que otra gente pueda decir sobre el disco o la música. Solamente hago cosas que me gustan, creo que es la única manera en la que soy bueno.

«Creo que sonamos bien como trío. Nadie se puede esconder detrás de nada y hace que el sonido sea más potente e intenso»

En “Attack On Memort” trabajasteis con Steve Albini, mientras que en este disco habeís trabajado con otro gran nombre como es John Congleton. ¿Por qué elegisteis a Congleton? ¿Qué diferencias encontrasteis entre ellos?

Teníamos un manager en ese momento que nos sugirió a John Congleton. Estuvo bien. Trabajar con él fue muy parecido a trabajar con Steve. Ambos son muy condescendientes, realmente nunca nos dijeron qué teníamos que hacer. Ellos nos dejan tocar las canciones y luego lo graban muy bien, así que fue un proceso muy sencillo para nosotros.

Al ser tan prolífico escribiendo, imagino que veremos un nuevo disco en algún momento en los próximos 2 años. ¿Tienes algún productor en mente?

Aún no lo sé. Pero quiero sacar un nuevo disco el año que viene. Seguro. Aunque no sé nada todavía (risas)

¿Has pensado en producirlo tú mismo?

Lo hice al principio, pero suena ridículo y no sé lo que estoy haciendo, así que es mucho más fácil dejar que un profesional lo haga por ti.

Se dice que una banda realmente muestra su valía en el directo. ¿Es por eso que ponéis tanto esfuerzo en sonar en el estudio como en el directo?

Sí, me gustan los discos que suenan a directo. No me gusta cuando escucho un disco y voy a ver a la banda y suena totalmente diferente. Quiero que el disco suene como el directo. Por eso grabamos en directo.

«No he visto muchas bandas que suenen como nosotros»

Joe Boyer no está ya en la banda, y no hay sustituto para él. ¿Vais a continuar como trío?

Por ahora sí. Pienso que suena bien como trío. Y es bonito porque todo el mundo tiene que, digamos, ¡trabajar! (risas) ¿Sabes? nadie se puede esconder detrás de nada. Y eso está muy bien. Es bonito ser una banda de tres músicos.

¿Cambia algo la banda o la música?

Absolutamente. El hecho no ser tan sofisticados y tener sonidos más básicos tocados intensamente, hace que el sonido sea un poco más pesado y potente.

Las letras de Cloud Nothings son muy personales. ¿Sientes que la música es la mejor forma de hablar de ti mismo o las cosas que te suceden?

Cada disco es un pequeño cuadro de lo que estoy pensando, y donde me encuentro cuando estoy haciendo el disco. Es básicamente la única manera en la que hablo sobre mí mismo.

¿Sigues escribiendo las letras en el último minuto?

Sí sigo haciéndolo. Porque es la única manera en la que pienso que puedo conseguir algo que sea honesto y real. Si me siento y hablo durante mucho tiempo, no saldría bien. Así que es una buena manera de asegurarme de que todo sea tan directo como pueda.

De nuevo ocho temas en el disco. ¿Es la cantidad perfecta de temas?

Pienso que sí. Ocho canciones, treinta minutos. Si no consigues explicarte, quizás debas repensar lo que estás haciendo.

¿Qué pasa con vuestros videoclips? Sois una de las mejores bandas haciendo videoclips que existen en la actualidad. 

Gracias. Tenemos un amigo, Ryan Manning, que es un loco de los videoclips, así que siempre que lo necesitamos le decimos “Ryan, haz lo que quieras”. Y él siempre hace algo increíble. Confiamos en él plenamente. Es un tío guay.

 “Cada disco es un pequeño cuadro de lo que estoy pensando y del lugar en que me encuentro»

¿Habéis visto o escuchado alguna banda que os haya gustado tanto que hayáis dicho “quiero sonar como ellos”?

Sí claro, hay muchas bandas a las que copio. Me gusta una banda llamada The Wipers, una vieja banda punk, son mis favoritos. También Life Without Buildings. Escuché sus discos y me dije “oh, tengo que hacer eso”.

¿Cuál creéis que es el secreto detrás del éxito de Cloud Nothings?

Creo que una gran parte es que hacemos lo que creemos que suena divertido en cada momento. No nos preocupamos de la imagen o de la gente. No nos importa hacer cosas que nos gustan y divertirnos, y eso se refleja en la música.

¿Cómo veis la escena musical actual? ¿Notáis que hay bandas haciendo música similar? ¿Echáis de menos la música de guitarra?

No he visto muchas bandas que suenen como nosotros. Pero sobre todo veo bandas que escuchan los mismos discos que yo. Y eso está genial. Los usan de una manera diferente. Las canciones suenan diferentes pero es divertido verlos y pensar “quizá podría ser colega de ellos porque nos gusta la misma música”

¿El hecho de vivir en París te ha dado la posibilidad de descubrir algo de música europea o francesa que te haya gustado?

En cierta parte. Me gusta mucho la música europea. Pero sobre todo el jazz. Incluso el noise. Pero en París realmente me ciño a la guitarra.

¿Cuáles son tus planes para este año?

Girar durante todo el año. Y nada más.

¿Eres feliz?

Oh sí claro. Además lo estamos pasando muy bien aquí.

David Bernardo

«As soon as you start defining your sound, you get stuck» Interview with Toy.

Toy band pictures
These British lads were the hype of the music media just 2 years ago. Their debut album was one of the best albums that year and everyone seemed to be talking about them.  During the last year, Toy have been experimenting with lasers and smoke machines in the studio, while preparing their second album, Join The Dots ([PIAS], 2013). The feeling is that they’ve shaken the initial pressure and now they’re ready to show what they’re really capable of.  The sound expands and shows varied influences, making it difficult to classify them.

ROCKAST talk to guitarist Dominic O’Dair to find out more about their impressions on the new album, their record label boss, and of course, the smoke machines.

You’ve released the new album Join The Dots just a year after you’re debut. Did you feel it was just the right time?

We were quite keen to release soon after the first album. We write all the time whenever we have the chance. We write in-between touring. For us it made sense to release at that time, we didn’t feel like we needed any more time. If we had released it after a longer time frame, we would have just been waiting with a finished album.


How did you approach this new album? You made it while you were touring I guess. 

We made it in-between tours. We don’t actually write that much on tour. There’s not much time on tour. We like to make it in or own houses especially. Whenever we got the chances, we are writing stuff and recording it in our houses. We started to find time to rehearse and develop them more. As  soon as we thought we were ready we started recording.

I’ve heard you took it like a full time job, working on the album from 9 to 5PM is that right? 

No, schedules are really unpredictable. We found the time from wherever we can. Daytime or night.

How is the writing process?

We did individual songs, but other times we all sit down, and someone will come up with quite a small section and we all develop it together. We have a varied approach to write songs and we’re open to different methods. It keeps us fresh.

«It’s important for us to feel that we can go to any direction»

And what’s that story about lasers and smoking machines in the studio while recording?

Well we set it up a long time ago, before the first album, we don’t use it the whole time, just while we’re recording, as it creates a cool atmosphere in the studio.

Was it easier to make than your previous album and EP?

Well we have slightly more time for this album, so it’s cooler in that sense. We were able to experiment with different kind of instruments and sounds. We had a day of playing mellotron, and experimenting with effects and stuff. So it was really cool. So I think both of our albums were really enjoyable process to make, and we enjoy the recording process.

And you’re working again with Dan Carey (Bat For Lashes, Hot Chip), what does the producer add to the sound of the band?

He works with us on both albums. He’s a really good friend of us. He is really open to exploring and experimenting. Is very funny to work with him. After we make the songs, when it comes to remix them he’s able to discuss everything and all the different mixing points. We have a cool balance relationship, where we can get the sound as close as possible to the sounds of our head.

What do you need in order to make a band work?

The main thing is that all of the people in the band they must get on really well, we’re friends anyway. You also need to have the same vision for the kind of music you want to make, because without that, there is never going to be fun, never going to work, never going to be enjoyable.

«The music industry is being as creative as possible, playing shows and producing records»

Some people talk about psychedelia, some about post-punk, but the thing is, that is a bit difficult to define your sound, I guess that’s a good thing right?

Definitely, we don’t see ourselves as one specific type of genre at all. We’re often asked to describe our sound, but as soon as you start trying to define your sound, you start to categoryze it, and that’s something we don’t ever want to do. It’s really important for us to feel that we can go to any direction and explore any musical direction. Even on an EP or one album. It seems very limiting for us. We just wanna have the freedom to sound whatever way we want.

You’re releasing the album in Heavenly Records, which is one of the most talk about labels in UK right now. How is it to work with Jeff Barret?

It’s really great. I really like Jeff, is a really music fan. We had a really good time together and he’s been very good to us. It’s nice to work with him. He’s got a heritage of music behind him. He likes the same bands as us and he works with a lot of bands.

TOY

Maybe some years ago it would take more time to say this, but in 3 years you got to release a couple of albums, be on the Top lists albums, have shows in some of the best festivals in the world… Do you have the sensation you grow up as a band too quickly?

No,  I don’t think so. We have always been playing music, and we’ve played in different bands before. We were jet keen to play really hard and keep going.

Any song your particularly proud?

I’m really proud of the songs we get here, I think they really good. Songs are really enjoyable to play live.

How do you see the music industry from inside?

For us the music industry is probably a different experience to other people. The fact of being in an independent label… for us the music industry is being as creative as possible, playing shows and producing records.

And last question, are you happy?

Yeah I feel incredibly lucky where we are. I’m very excited about how we are progressing and how we are creating so yeah, I feel very lucky.

David Bernardo

«Tan pronto empiezas a definir tu sonido, te empiezas a encasillar» Entrevista con Toy.

Toy band pictures

Los británicos Toy no quieren estancarse. Tras haber sobrevivido la fiebre que supuso el hype de su debut hace apenas dos años, los de Brighton han pasado el último año experimentando sonidos rodeados de maquinas de humo y láser en el estudio. El resultado son los nuevos registros conseguidos en su segundo álbum, “Join The Dots” ([PIAS], 2013). La sensación es que se han sacudido la presión inicial y tienen prisa por mostrarnos lo que realmente son capaces de hacer. El sonido se expande y recoge influencias de lo más variado, haciendo cada vez más difícil buscarles estantería. 

ROCKAST habla con Dominic O’Dair, guitarrista de la formación, para averiguar más acerca de sus impresiones sobre el álbum, el jefe de su discográfica, o su fiebre por las máquinas de humo.

Dom, “Join The Dots” aparece justo un año después de vuestro debut. Parece poco tiempo. 

Estábamos muy ansiosos por lanzar el álbum al poco de lanzar el primero, escribir cosas nuevas. Era el momento justo. Estábamos muy satisfechos con las nuevas canciones.

Quizás nos hemos acostumbrado a esperar 3 o 4 años para cada disco. 

Bueno, nosotros escribimos todo el tiempo siempre que tenemos la oportunidad. Para nosotros tenía sentido lanzar el disco en ese momento, no sentimos que necesitáramos más tiempo. Si hubiera pasado un largo periodo de tiempo antes de lanzarlo, sencillamente lo hubiéramos pasado esperando, con un disco ya terminado.

«Es importante sentir que podemos ir en cualquier dirección»

¿Lo habéis hecho mientras estabais de gira?

Lo hemos hecho entre gira y gira. Realmente no escribimos mucho mientras estamos de gira. No hay mucho tiempo. Nos gusta trabajar especialmente en nuestras propias casas. Cuando tenemos oportunidad, estamos escribiendo y grabando desde nuestras casas. Buscamos tiempo para ensayar y desarrollarlas y tan pronto creemos que estamos preparados empezamos a grabar.

¿Tenéis un horario de oficina para ensayar, a lo Gaslight Anthem?

No. Los horarios son totalmente impredecibles. Buscamos tiempo de donde podemos. Da igual de día que de noche.

¿Cómo os organizáis a la hora de escribir?

A veces lo hacemos de manera individual, ya que así puedes ver cómo avanzan las ideas que tienes en la cabeza. Otras veces nos sentamos todos, alguien aparece con una pequeña sección para el tema y desde ahí lo desarrollamos juntos. Tenemos estrategias variadas para escribir y estamos abiertos  a diferentes métodos. Nos mantiene frescos.

¿Qué hay de cierto de la historia de montar máquinas de humo y láseres en el estudio?

Bueno lo montamos hace ya tiempo, lo teníamos antes del primer álbum. No lo usamos todo el tiempo, solamente mientras grabamos porque crea una atmósfera muy buena en el estudio.

«La música consiste en ser tan creativo como sea posible»

¿Ha sido más fácil de grabar que vuestros trabajos anteriores?

Bueno, hemos tenido un poco más de tiempo para este disco, así que genial en ese sentido. Hemos podido experimentar con diferentes tipos de instrumentos y sonidos. Estuvimos un día entero tocando el melotrón y experimentando con efectos y otras cosas. Estuvo muy bien. Hemos disfrutado mucho con todo el proceso de grabación en ambos discos y estoy realmente orgulloso de las canciones que hemos conseguido. Creo que son realmente buenas. Además son para disfrutarlas en directo.

Volvéis a trabajar con Dan Carey (Bat For Lashes, Django Django). ¿Qué os aporta en el sonido final?

Dan ha trabajado en los 2 discos y es un gran amigo nuestro. Está muy abierto a explorar y experimentar y es muy divertido trabajar con él. Después de hacer las canciones, cuando llega la hora de mezclarlas, siempre está dispuesto a analizar todas las diferentes variantes de la mezcla. Tenemos una relación muy buena y equilibrada donde podemos conseguir el sonido más parecido posible a como suena en nuestra cabezas.

¿Qué hace falta para que una banda funcione?

Lo principal es que todo el mundo en la banda se debe de llevar realmente bien. Nosotros somos amigos de hecho. También necesitas tener la misma visión del tipo de música que quieres hacer porque sin eso ni va a funcionar, ni va a ser divertido, ni lo vas a disfrutar.

TOY

Se habla de psicodelia y post-punk, pero lo cierto es que vuestro sonido es difícil de definir. 

No nos vemos en un tipo de género en absoluto. A menudo nos piden que describamos nuestro sonido, pero tan pronto como empiezas a definirlo te empiezas a encasillar, y eso es algo que nunca queremos hacer. Es importante para nosotros sentir que podemos ir en cualquier dirección y explorar cualquier camino musical. Incluso un solo EP o álbum nos parece muy limitado para nosotros. Solo queremos tener la libertad para sonar como quiera que queramos.

Lanzáis el álbum en Heavenly, que es una de los sellos de los que más se habla en UK ahora mismo. ¿Cómo es trabajar con Jeff Barrett?

Es genial. Me gusta Jeff, es un fan de la música de verdad. Pasamos muy buen rato juntos y ha sido algo muy bueno para nosotros. Está muy bien trabajar con él porque tiene toda esta herencia musical a sus espaldas. Le gustan las mismas bandas que a nosotros y trabaja con un montón de grupos.

¿Cómo veis la industria musical desde dentro?

Bueno hay tanta industria, tantas maneras diferentes y tantos artistas que es diferente para cada uno. Para nosotros, la música es probablemente una experiencia diferente a como es para otra gente. El hecho de estar en un sello independiente es diferente. Para nosotros la música consiste en ser tan creativo como sea posible, hacer conciertos y producir discos.

¿Tenéis la sensación de crecer muy rápido?

No, no lo creo. Hemos estado siempre tocando música, y hemos tocado en otras bandas diferentes antes. Es solo que teníamos unas ganas muy fueres por tocar y salir adelante.

Última pregunta, ¿sois felices?

Sí claro, muy felices. Estoy muy feliz por donde nos encontramos, y estoy muy emocionado sobre cómo estamos progresando y creando así que sí. Me siento muy afortunado.

David Bernardo

Que veinte años no es nada.

PIXIES 2014

O por lo menos no lo parecen. Veintitrés exactamente los que han pasado desde el último disco de una banda icónica donde las haya. La noticia el pasado verano de que los Pixies lanzarían nuevo material, supuso una inyección de adrenalina para la mayoría de los fans, que veían conciertos pasar sin más temas nuevos que el solitario “BamThwok” que lanzaran en 2004. Los de Boston se ponían la manta a la cabeza y decidieron lanzarse sin miedo a grabar nueva musica.

La reunión no estuvo exenta de polémica, ya que Kim Deal los dejaría tirados en las puertas del estudio, más centrada en desarrollar su carrera musical con los Breeders, con los que seguramente tenga asegurada más productividad que con el otro lado de la familia Pixie. Black Francis decidió entonces que fuera Simon Archer quien grabara con ellos los nuevos EP’s, para elegir luego a otra Kim, Kim Shattuck, de los Muffs, como nueva bajista para la inminente gira. 
El resultado no salió como ellos querían. Francis, Joey y David son más introvertidos que su nueva compañera de viajes y su excesiva excentricidad no conectó con la banda más de unos meses. Sería en Noviembre cuando una llamada del manager de la banda comunicara a Kim su despido, con el consiguiente enfado de la bajista, que no tarda en mostrar su disconformidad a través de las redes sociales mientras seguía profesando amor eterno a la banda. Desde entonces, Paz Lenchantin, bajista de A Perfect Circle, Zwan y Entrance Band, es la cuarta Pixie. Lenchantin es una fan incondicional de la banda, que deja boquiabiertos a sus nuevos compañeros desde el primer día al conocer todo el repertorio al completo.

Con todo llega el lanzamiento de “Indie Cindy”, que no es otra cosa que la suma de los EP’s que han lanzado el último año, EP1, EP2 y EP3. Alguno lo puede considerar un jugada un tanto extraña, quizá por poco habitual en el mundo de la música, pero lo cierto es que son EP’s que se han grabado prácticamente al mismo tiempo, y que bien podrían haber formado parte de un único álbum si la banda hubiera querido. Porque la banda, por increíble que parezca, no ha firmado contrato alguno con ninguna discográfica para el lanzamiento y distribución del mismo. «Indie Cindy» lo han lanzado bajo sus propios medios, sin tener que lidiar con los entresijos de ningún contrato discográfico, algo que la banda a estas alturas no está dispuesta a asumir.

El resultado es un álbum que pone el énfasis en la fórmula más clásica de los Pixies. Más cercano al rock que al punk, pero con importantes influencias heavy metal, como en el tema que abre el disco, “What Goes Boom”, o un “Blue Eyed Hexe” que podría haber firmado sin tapujos los mismos AC/DC. Sonido clásico Pixie donde los haya en “Ring The Bell”, “Andro Queen” o “Greens and Blues”. Las letras siguen jugando con la ironía y con Francis obsesionado por la Biblia, la muerte o los extraterrestres. Viejos y nuevos seguidores, aquí tienen un álbum top, disfrutable como pocos.

ThePixies-0117

Samuel vuelta alto.

Future Islands

La aparición de Future Islands en el programa de Letterman, en lo que supondría el debut en TV nacional de la banda, además de convertirse rápidamente en una mina de memes en la red, ha abierto los ojos de aficionados a la música ávidos de material intenso y defendible con orgullo. El tema elegido ha sido el primer single de un álbum llamado precisamente Singles. Que no es ni mucho menos una colección de singles, pero que se le asemeja mucho. Es el cuarto álbum de la banda, y el primero bajo el vistoso paraguas de 4AD. Los chicos lo saben y se han esforzado en crear algo que de verdad pueda marcar un punto de inflexión en su carrera. Y vaya si lo han logrado.

Al margen de los dictámenes de la moda revival que toque, la banda de Samuel Herring apuesta por la vertiente pop de los 80 sin darle mayor importancia. Su música es pop, y así lo afirman sin renegar de nada ni de nadie. Lo suyo lo han sacado adelante a base de trabajo. Y no es gratuito. Future Islands es una de las bandas que más conciertos ofrece en la actualidad. Pero además de trabajo, poseen algo único que es el estilo propio, la elegancia, la clase. Algo que tienen contadas bandas y artistas y que parece innato en ellos. Y con todo no pierden su característica humildad, factor importante cuando han lanzado un álbum que estará en boca de todos a final de año. Quizá la clave de su éxito radique precisamente en el trabajo, la constancia y su perfil bajo.

En directo, Samuel Herring se impone como el centro de atención a golpe de cadera. Embutido en unos pantalones de madre y dejándose la vida en cada frase que sale de su boca. Se acerca al público, les mira a los ojos, les canta a los ojos mientras se golpea el pecho. Eso es pasión virgen. Pura sinceridad que de primeras puede resultar desconcertante. Aunque enseguida se abre paso la admiración y se hace palpable el objetivo de la banda de emocionar a la audiencia

La interpretación de Samuel resulta en ocasiones desesperada, en ocasiones visceral. Pero tremendamente real. Él mismo se considera un escritor, un performer, y un cantante. Por este orden. Y esa es la sensación que deja. Y quizá nos sorprendamos porque no es muy habitual ver actuaciones en directo de tal intensidad.

El disco tiene una alta carga emocional, y se hace irresistible a cada escucha. Desde Back In The Tall Grass, Seasons o A Song For Our Grandfaters, pasando por un Fall From Grace que baja a lo más profundo y donde vemos ese ya característico cambio radical de timbre en la voz de Herring.

Singles les sube de categoría de manera inmediata. Quizá no para ser cabeza de cartel de grandes festivales pero por ahí van los tiros. Quedan 8 meses para finalizar el año pero ya hay un disco que cuenta con una seria candidatura para copar las habituales listas de lo mejor del año. Uno de esos discos que aparecen muy de vez en cuando y que consigue empequeñecer el resto de lanzamientos. De esas joyas para disfrutar de verdad y compartir.

Ya lo dice David Letterman. «I take all of what you’ve got». Así se canta:

http://www.youtube.com/watch?v=1Ee4bfu_t3c

«En España nos tratan de puta madre» Entrevista con Arizona Baby

Arizona Baby. Foto: Paola Bragado

Arizona Baby. Foto: Paola Bragado

Lo cierto es que Austin siempre tiene cuerda para rato. Antes de venir al SXSW, uno de nuestros objetivos era conseguir saludar a los vallisoletanos Arizona Baby. Una banda artesanal, que desde 2003 ha sabido marcar la diferencia con un estilo muy particular que juega con las raíces de la música americana. Uno se extraña al saber que es la primera vez que vienen a un festival y unas tierras que parecen venirles como anillo al dedo.
Actúan dentro de los programas de Sounds From Spain, iniciativa que se ha encargado de traer a algunos de los mejores artistas nacionales a la auto-proclamada capital mundial de la música en directo. Tienen un nuevo EP bajo el brazo llamado “It Is Called Work”, además de un nuevo disco en la recámara que verá la luz en los próximos meses.

Además de Austin, también han aprovechado para presentar su directo en Chicago y Nueva York, con directos de altura que consiguen peinar para atrás a los yanquis.
El segundo día oficial del South By Southwest empezaba fuerte. El buen hacer de los organizadores de Sounds From Spain ha conseguido traer una velada con paella, sangría y buena música. Charlamos con Rubén Marrón y Javi Vielba unos minutos después de su actuación.

“I’m gonna do it my way, no matter where anyway”, como cantáis en “The Truth” y terminais tocando en SXSW. ¿Cómo surgió la oportunidad de venir al SXSW y la gira por varias ciudades de EEUU?

En este caso ha sido una cosa de inscribirse en el festival, y ser admitido dentro del cartel y del programa de festejos. El año pasado estábamos admitidos con Corizonas, pero nos coincidió con la gira de México, el Vive Latino… Y este año nos sacamos la espinita con Arizona Baby. Esto es una inversión por parte de las bandas cuando vienen aquí. En general, todos los músicos que vienen realmente están invirtiendo un poco en su carrera, haciendo aquí conexiones, contactos con gente del negocio aprovechando que es una mezcla de festival y feria profesional. Nos parecía muy interesante para expandir un poco los horizontes del grupo, y ya de paso hemos aprovechado para armar un poquito de gira con otras fechas en NY y Chicago

¿Qué es lo que más os ha llamado la atención del festival?

A mí me ha llamado la atención que es un poco como el Día de la Música de Valladolid, que llevamos montando varios colectivos allí desde hace ya 6 años, pero a lo bestia. Es todo como muy a la melé, todo muy “hazlo tú”, nadie te lo va a hacer, te enchufas, te afinas, te buscas la vida, si hay ampli hay ampli, si no hay ampli no hay, aquí hay que tocar y esta es la hora, y hay que acabar a esta hora y es así.
El ambiente parece como el recinto de un festival pero hecho ciudad. Con garitos por todos lados, puestos de comida, bebida. El ambiente es genial. Es increíble. Pero lo que sientes como músico es como volver a tus raíces, cuando tocabas, cargo con el ampli, lo pongo ahí, tal… y venga, p’alante. Y mola mucho porque eso también te obliga a que no se te caigan los anillos. Aquí hay que dar el callo y salir airoso con lo que haya, y si suena mal da igual, aquí hay que tocar.

«Mucha gente en el mundo está mirando a España como un lugar donde pasan cosas»

¿Puede ser SXSW y Texas el escaparate ideal al hacer un tipo de música que se acerca mucho a lo que hacen en estas tierras?

Uno de ellos. Yo creo que nuestra música puede estar en muchos escaparates. Hemos tocado en festivales de todo tipo y es nuestra intención seguir haciéndolo. Pero bueno, este festival en concreto es un poco como nosotros, que le hace un poco a todo. Entonces sí que puede ser bastante ideal para nosotros en concreto, aparte por estar en EEUU, que es un país muy grande y es una puerta muy interesante. A ver si podemos flanquear el umbral y seguir profundizando.

¿Cuales son vuestras expectativas de tocar aquí y después la gira?

Pues pasarlo bien tocando estos días, que a la gente le guste, y conocer a cuanta más gente mejor. Y luego llegamos directamente a Chicago este domingo y luego la gira a lo bestia de Arizona por España, adelantando lo que será el nuevo disco, que ya estamos grabándolo, y también presentando un EP que presentamos ahora el día 25 de Marzo, un mini EP de canciones de trabajo, It Is Called Work, una cosa muy bonita que hacía tiempo que queríamos hacer.

¿Merece la pena para una banda española venir a Austin?

Como mínimo una vez sí que merece la pena. Aunque solo sea por la experiencia vital que esto supone. Es más la experiencia personal. Las expectativas de trabajo nunca se sabe. Realmente si te apetece la experiencia ven. Si te vas a mosquear porque no saques algo nuevo en claro, igual no es tan bueno que vengas porque puede ser un poco complicado. Puede ser contraproducente. Es decir, puedes conocer gente como puedes no conocerla, entonces eso ya cada uno, es la vida misma. Es bonito eso, este festival está tan enfocado a lo “hazlo tu mismo” que te obliga también a hacer lo mismo en el apartado extra musical.

«Las instituciones no se vuelcan con la música»

¿Da envidia sana cómo tratan a los músicos en EEUU?

No, en España nos tratan de puta madre. Yo creo que el trato a los músicos es muy bueno. Aquí el trato es fantástico, es muy bueno, pero en España hay veces que hasta te miman. En Londres no hay facilidades, solo les falta escupirte a la cara. Hemos tocado mucho, y es como la dinámica de EEUU pero la gente es mucho más borde. Es una experiencia un poco más agridulce en ese sentido, también es interesante. No nos podemos quejar de cómo está el rollo en España. De hecho yo creo que mucha gente en el mundo está mirando a España como un lugar donde pasan cosas y donde van a pasar más cosas, porque realmente la situación socio-política es de tal momento chungo que, siempre ha pasado, en momentos de crisis sabes mejorarte, y eso la gente no es tonta y lo sabe, y va a salir, está saliendo, está ahí.

¿Os imagináis que se volcase Valladolid con la música como hace ésta ciudad?

Bueno nos volcamos los músicos de la ciudad, las instituciones no lo hacen. Por ahora es un poco inimaginable siendo honestos, pero tampoco me parece una utopía. Creo que gobierne quien gobierne son cosas de sentido común. ¿Queremos ser humanos o queremos ser máquinas? ¿Qué queremos ser? ¿Animales, vegetales, minerales? Quiero decir, si queremos ser humanos, nos hace falta música, nos hace falta cultura, nos hace falta educación, arte, sanidad. Nos hace falta una política socio-cultural sólida. Y que sea no a corto plazo, si no a largo plazo. Algo que sea una cuestión de sembrar y de hacer algo de verdad en condiciones. Y creo que se puede. Ojalá se pueda.

«La filosofía del Open Mic Pucela es muy parecida al SXSW»

Si volvieran a dejar tocar en Valladolid, ¿Enchufaríais el Open Mic o lo dejaríais a pelo como está ahora?

El Open Mic lo dejaremos a pelo. Porque me encanta. El Open Mic Pucela en formato totalmente desnudo creo que es super especial. Es algo que funciona independientemente de modas o tendencias, de si gustan más DJ’s o los conciertos de rock. El Open Mic es tan especial que no hay posibilidad de bajón o subidón. Es algo que está ahí y punto. La gente va, se reúne, toca… De hecho la filosofía detrás de un Open Mic es muy parecida al SXSW; me parece que estos showcase que hay son realmente como una sesión de Open Mic, solo que con más amplificación y un poquito más de medios, pero realmente es un espíritu muy similar, es de llego, me enchufo, toco, lo pasamos lo mejor que podamos, compartimos el momento, la música y la experiencia.

¿Cuales son vuestros próximos proyectos? ¿Cómo va el disco en solitario como El Meister?

Bien, lo he terminado de grabar hace unos meses, ya está para mandarlo a fábrica, está sonando algún adelanto ya en las radios, y espero que lo pueda sacar lo antes posible.

A los niños se les suele preguntar que si quieren más a papá o a mamá. Javi, si tuvieras que elegir a papá y mamá entre Arizona Baby, Corizonas y El Meister…?

Arizona es nuestra banda. Es gracias a lo que estamos aquí. Arizona Baby nos ha dado tanto que obviamente siempre te vas a inclinar más a Arizona Baby porque Rubén y yo hemos trabajado mucho desde la base en esto, y estamos muy orgullosos de lo conseguido hasta ahora y para nosotros es algo que nos da la vida. Pero Corizonas es la ostia para nosotros. Flipas. Es casi como el niño adoptado desde pequeñito, que por supuesto que es hijo tuyo, aunque realmente no lo sea, pero lo vas a querer igual que a tu hijo. Cuando vamos de gira con Arizona Baby, es como que vamos la familia de comida de Domingo, pero cuando vamos con los Corizonas es como que nos hemos juntado todos de bautizo o de boda ¿sabes? Como que nos hemos juntado todos los primos, los tíos… Es genial. Además con Corizonas muchas veces viene la gente de Sex Museum, y es como una gran familia, y para nosotros formar parte de la familia de las dos bandas que más admiramos de España desde críos, porque hemos aprendido tanto de ellos antes de ser amigos y desde que somos amigos más todavía, es genial, es como tus hermanos mayores, es una pasada.
¿Os veremos por los festivales españoles este verano?

Sí. Os vais a hartar de vernos. Además vemos que la gente repite. Que nos han visto en un festival anterior y no solo repiten sino que además se traen a sus amigos.

«Estamos viviendo la película que siempre has querido que alguien dirija»

ABABY

¿Cuál es el concierto que más os ha gustado?

Uff… Hay muchos y muy especiales. Tanto de Arizona Baby como de Corizonas. Prefiero no destacar ninguno porque me parecería injusto. Pero sí que es muy importante por ejemplo, nosotros siendo de Valladolid, ir a Joy Eslava, y que te digan, “todo vendido y hay gente fuera”… E ir con Corizonas el año después y que te digan lo mismo. O la primera vez que fuimos a Barcelona al Sidecar, la cola que vimos, y que te venga el promotor diciendo: “Mira lo tengo a reventar, ya no puedo meter a más”. O cuando llegamos al Azkena Rock Festival, y Thin Lizzy tiene que retrasar el comienzo de su concierto porque estaba todo el mundo viéndonos a nosotros. Cosas así que dices, ¡joder!
Nosotros somos muy fans de bandas que eran bandas del pueblo. Aquí hay gente tanto de España como de EEUU y tantos sitios, y ves que hay artistas por ahí que dices, joder, son gente que conecta con la gente, y eso lo admiramos mucho.

Ah, y también estuvimos de gira con Chris Isaak. Eso para nosotros es la ostia. Es uno de nuestros ídolos. Sobre todo porque había varias posibilidades, y el manager de Chris Isaak nos eligió a nosotros.

«Chris Isaak nos dijo que se iba a dejar barba y que su próxima banda la llamaría California Baby»

¿Cómo es en persona?

Un gentleman. Un auténtico caballero. Nos trató genial. Él y su equipo de gente, su banda encantadora… Y nos hizo un dibujo. Nos hizo un dibujo de despedida, porque él dibuja, y para despedirnos el último día, al acabar la gira, nos mandó una carta a través de su manager con un dibujo que nos hizo muy bonito. Además dijo que se iba a dejar barba y la próxima banda la llamaría California Baby. Muy amable, muy simpático. Fue un lujo para nosotros.

Javi, ¿Es cierto que te compras las guitarras por cómo te quedan?

Es importante estar a gusto con la guitarra que tocas. Por muy buena que sea una guitara, si no es bonita…

Y última pregunta, ¿Sois felices?

Mucho. Sí sí sí. Para nosotros esto es increíble. Estamos viviendo la película que siempre has querido que alguien dirija.

David Bernardo

Una semana en South By Southwest.

Foto 13-03-14 19 40 14

SXSW, Austin, Texas. «3 is the magic number» que cantaba De La Soul. El festival que más páginas ha generado en las últimas dos semanas no es un festival al uso. South By, como lo conocen los locales, no tiene grandes escenarios, ni zona de acampada. No venden abonos propiamente dichos ni tampoco existe un llamativo cartel oficial.  SXSW es una feria con 28 ediciones a sus espaldas que comprende 3 divisiones principales, concretamente SXSW Film, SXSW Music, y SXSW Interactive. En cada una de ellas están presentes algunos de los mejores profesionales y empresas de cada sector, que durante diez días discurren por allí mezclándose con artistas, turistas y lugareños abrumados.

Últimamente han aparecido también las vertientes de SXSWedu, dedicado al desarrollo de nuevas tecnologías en materia de educación, SXSWeco, enfocado al medio ambiente, y SXS V2V (Vegas To Vegas), que supone realmente una prolongación del SXSW Interactive y que pone su empeño principalmente en las start-ups.

No existe una gran proyección del festival más allá de sus fronteras, a excepción del Reino Unido en los últimos tiempos o México por cercanía. Curioso en en macro-evento en el que el 85% de la industria musical de EEUU se encuentra esa semana en Austin, y que provoca un impacto de 218 millones de dólares en la ciudad.

austin-sxsw-festival-450

Las confirmaciones oficialesse suceden a un ritmo vertiginoso, en tandas de 500 a 800 artistas hasta llegar a más de 2000. La mayoría son bandas noveles que apenas cuentan con un disco en el mercado o en Bandcamp. El espíritu de la organización es mantener un perfil bajo, por eso cada año procuran hacer una crítica constructiva, escuchando los comentarios y sugerencias de todos los involucrados. Es raro ver bandas realmente potentes hasta que la fecha del festival no está próxima. Es entonces cuando hay algunas pocas novedades ruidosas que siempre se agradecen. Aunque no son el leitmotive del festival. En esta edición contamos con Soundgarden, St.Vincent, Coldplay o Damon Albarn, pero también con las famosas sorpresas de última hora, que este año vinieron de la mano de Jay Z, Kanye West o hasta Lady Gaga, que terminó protagonizando un espectáculo de dudoso gusto con la artista Millie Brown vomitándole encima.

Es obvio que es un evento completamente inabarcable para un ser humano. Incluso para varios. Pero ahí radica precisamente uno de sus encantos. Cuando llegas a un recinto oficial y escuchas a artistas que no conoces, hay una alta probabilidad de descubrir nuevos talentos y gente con ganas de hacer grandes cosas. Porque hay una cosa que impera en todo Austin y es la calidad de los artistas. No crean que por la cantidad se ve mermada la calidad. Nada más lejos de la realidad. Pero la cantidad sí que hace que los planes en SXSW se hagan y deshagan a golpe de “tweet” y de la generosidad del patrocinador.

El festival es uno de los más queridos del mundo por su manera de marcar la diferencia. Hemos pensado y hemos preguntado a músicos y gente local y nadie recuerda haber visto nada parecido en ninguna otra ciudad del mundo, a pesar de que ya cuenta con algunas hermosas hermanas camino al North West.

Los bares.

La música es un elemento que fluye por toda la ciudad a cualquier hora del día o de la noche. Se vive y se siente allá donde vayas. Las calles se convierten en un hervidero de gente portando sus badges – la acreditación oficial- y pulseras, o buscando cualquier garito en el que hayan hecho RSVP con antelación para poder entrar. Es por eso que el festival se celebra principalmente en la calle y en sus infinitos bares, que se vuelcan con el evento incluso con conciertos programados para las horas en que no tienen actos oficiales.

IMG_0657

La mayoría de actos oficiales suelen comenzar a partir de las 7 de la tarde, pero ya desde el mediodía podemos disfrutar de infinidad conciertos de artistas que pueden o no haber sido invitados al festival, pero que multiplican sus conciertos para aprovechar al máximo su estancia en Austin. Y es que hay algo en lo que coinciden los artistas, y es que South By Southwest te baja totalmente a la realidad de tus inicios. Puedes tener cierta notoriedad en tu país de origen, incluso en EEUU, pero en Austin vas a cargar con tus bártulos a cuesta entre local y local, y montar y desmontar escenarios en tiempos de pit-stop.

Los locales compiten por ver cuál es el más pintoresco, pero hay una calle que se lleva la palma. Verán, hace apenas dos años, Rainey Street era una típica calle norteamericana. Con amplias aceras, con sus casitas de madera, sus porches, y sus respectivos jardines en la parte de atrás. Entonces a alguien se le ocurre una idea genial y monta un bar en una de las casas que había en venta. Algo sencillo. Modificando lo justo su interior y con apenas un letrero y unas clásicas luces navideñas en el porche. Se pueden imaginar el efecto dominó que produjo la idea. Al año siguiente los bares se multiplicaron y los pocos vecinos que quedaban estaban en jaque. Muchos se aferraban a irse y hasta el año pasado, según nos cuentan, se podía ver a algún vecino en el porche de sus hogares mientras la calle fluía al ritmo de la música.

Las fiestas.

CheerUpCharlie

O quizá deberíamos decir “las marcas”. South By también es conocido como el festival del “branding”. Prácticamente la totalidad de los conciertos están estupendamente patrocinados por grandes o pequeñas marcas. Por ello es habitual encontrarte con la fiesta de Spin Magazine, con un día entero patrocinado por Vans en una pequeña carpa construida para la ocasión, la Red Bull Sound Select, que patrocinaba 4 días en el The Belmont, Dr Martens en 96 Bar, o una de las más famosas patrocinadas por The Hype Machine, y celebrada en una suerte de nave industrial en miniatura denominada Hype Hotel para la ocasión.

La parte positiva para el público es que algunas de ellas ofrecen comida y bebida gratis durante las actuaciones que están patrocinando. La negativa, que esto hace congregarse todavía a más gente de lo habitual y entrar a algún recinto puede ser una misión larga y frustrante. Sobre todo cuando el local de mayor capacidad de la ciudad difícilmente sobrepasa las 2000 personas de aforo.

Los showcases.

Los conciertos, denominados showcases, son recitales de unos 35-40 minutos de duración donde el artista tiene que montar su propio equipo, y hacer la prueba de sonido con el técnico de la sala en los 20 minutos que le deja el artista anterior. Seguramente nunca se han visto pruebas de sonido tan concurridas como en Austin. Pueden parecer a simple vista conciertos cortos, pero cuando estás en un festival con tal salvajada de bandas, es todo un alivio. Los artistas seleccionados tienen al menos un bolo oficial, aunque la mayoría terminan tocando entre 4 y 8 veces durante la semana en los diferentes locales. Para algunos resulta especialmente complicado entrar, como para los conciertos encuadrados dentro del iTunes Festival, que este año se celebraba por vez primera fuera de Londres, y para los cuales debías de registrarte con tu acreditación para entrar en un sorteo de las entradas. Más ridículo resultaba ver a Lady Gaga, con el patrocinador animando al personal a realizar estúpidas yincanas para poder ganar la oportunidad de entrar en el siniestro bombo

Siempre resulta más saludable no pensar en los conciertos que te has perdido, porque si eso supone un quebradero de cabeza en cualquier festival, imaginen uno en el que constantemente coinciden más de 50 conciertos simultáneamente.

Damon Albarn

Damon Albarn

Los artistas.

Según ellos los más perjudicados por la aglomeración en que se está convirtiendo el festival. Y sus razones tienen. Mandan una maqueta a la dirección de SXSW en la que se juegan el ser o no seleccionados para el festival. El mandar la maqueta ya implica un pequeño desembolso de unos 30 dólares aproximadamente. ¿La recompensa? Si son seleccionados, tendrán su acto oficial en SXSW y recibirán una pequeña compensación económica de entre 100 y 250$ dependiendo de si es un artista solo o una banda. También pueden elegir una pulsera oficial que les dará acceso a todos los actos del SXSW Music, pero siempre detrás de los portadores de los badges, esto es, la gente del business que pueden pagar entre 400 y 1800 dólares por badge. Una política que nos produjo la estampa surrealista de conocer en las colas a bandas como Quilt o Waylayers.

IMG_0961

En muchos casos se quejan de que en los locales están más pendientes de los carteles publicitarios que de los propios artistas. Esto es la ciudad-anuncio, así que sus argumentos son bastante razonables. Además, la organización no paga desplazamientos ni alojamiento, pero ofrece asesoramiento para conseguirlo.

Lunes 10 de Marzo de 2014. 

SXSW 6th Street pictures

Hemos aterrizado en Austin la noche del sábado. Nos espera una suerte de diluvio que afortunadamente no se repetirá en el resto de la semana. Una vez conocidos nuestros anfitriones americanos y probadas sus sanas costumbres con la primera comida del día, nos disponemos a patear la ciudad en busca de sus deliciosa oferta de comida tex-mex y sus amigables gentes. El Domingo ha sido la primera toma de contacto, donde conocemos la famosa 6th Street, una pintoresca alineación de locales musicales en su gran mayoría, donde se darán cita tanto los actos oficiales como los extra-oficiales. También tiene cines, hamburgueserías, tiendas de souvenirs y hasta una pizzería hard rock.

Vamos hasta Rainey Street, una calle con las típicas casitas americanas de madera que en los últimos 2 años han ido mutando lentamente hasta convertirse en bares, con sus respectivas luces de navidad encendidas 24 horas, y sus jardines en la parte de atrás convertidos en improvisados escenarios para la ocasión. Terminamos en el Javelina, donde entramos a medio concierto de The Hillbenders, un quitento del Springfield de Missouri que hacen bluegrass y que consiguen que varias parejas se animen a bailar enfrente del escenario. Más tarde tocarán The Continuums, haciendo un rock sureño que por momentos recuerda a Kings Of Leon.

Sweedish Bootcamp Invasion Austin Tx

Ya el Lunes optamos por ver la Swedish Bootcamp Invasion, que ha traído a un buen puñado de artistas suecos, amén de barra libre de comida y bebida durante todo el evento.

Sweden twelve points, La Suède douze points. El lugar es un gran jardín con un escenario junto a la carretera, unas pequeñas gradas y un par de barras a modo de chiringuito playero. Durante el día desfilarán actos como Mire Kay, Simian Ghost, INVSN, Solander, o Mary Onettes, con su efectivo pop atmosférico presentando su nuevo EP, “Portico”.

De allí nos vamos al Mohwak, un garito con gradas junto al escenario y en la parte superior, donde tocan together Pangea, una banda punk garage, Wild Cub, indie pop americano de manual que gusta al personal, y Chet Faker, un músico electrónico australiano que ha conseguido despuntar  en su país, y empieza a hacerse un nombre a través de remixes y diversos premios.

Charlie XCX at The Mohawk, Austin, TX.

Charlie XCX

 

El turno más tarde sería para Cymbals, unos británicos un tanto insulsos cuya música recuerda muy mucho a Foals. Pero la noche tenía un nombre, y ese era el de Charlie XCX, más conocida por haber escrito y regalado el mega hit “I Love It” a Icona Pop. Sus colaboraciones con otros artistas habían sonado durante los últimos tiempos pero en SXSW demostró que su ascenso no tiene fin. Sus temas tienen gancho comercial y su camino tiene la misma meta que M.I.A. o Rihanna. Tiene fuerza, tiene temas, y tiene bonitas coreografías que atenuaron el efecto llamada de la lluvia que había traído la banda anterior.

Salimos a cenar algo a una de las múltiples caravanas de comida que hay en la ciudad. Hay pizzas, tacos, burritos, cheesesteaks y toda clase de comida rápida que puedas imaginar. Estoy con mi amigo David R. Moldes de Vanishing Point, que conoce a Nacho Vigalondo y consigue colarnos en la fiesta que el director está montando con motivo de la presentación mundial de su última película, “Open Windows”. Un señor garito en la primera planta de un local de moda de la misma 6th Street, con barra libre de comida y bebida, donde de buenas a primeras tengo la oportunidad de conocer a la actriz Sasha Grey y al actor Elijah Wood. Surrealista. Pero les dije, esto es Austin, y aquí cualquier cosa puede pasar.


Martes 11 de Marzo de 2014.

Se supone que hoy comienza oficialmente el festival. Así que previo paso del Austin Convention Centre para recoger nuestras acreditaciones, nos acercamos de nuevo a la Rainey Street para tomar algo. Sorpresa. Resulta que si los programas oficiales funcionan de noche, los bares tienen programaciones no oficiales para amenizarnos la tarde. Y aquí la tarde comienza a las 12 del mediodía. Bien.

Nos sentamos en el jardín del Blackheart donde los conciertos ya han comenzado. Toca una banda que se llama Heeney, con un sonido punk rock parecido a Parquet Courts que gusta al personal. También una banda llamada Inner Oceans, con apego al sintetizador y algo pasados de vueltas en efectos vocales que destaca por la belleza de su bajista. Una de las cosas más resultonas del SXSW. Amigos, pongan una bella bajista en su banda. Se verá mejor. Es así.

And The Kids

And The Kids

 

Si bien la mejor banda que vimos allí fueron And The Kids, un trío de Massachusetts armados con ukelele eléctrico, teclados y poderosas armonías vocales que dejaron boquiabierto al personal. Las chicas no están oficialmente en el cartel pero vienen de la mano de una banda amiga local como son los Mother Falcon, una banda de 18 miembros que hacen folk sinfónico de esos que emocionan hasta al más reticente.

La noche empieza a caer y decidimos acercarnos a la guarida británica. Patrocinada por la BBC, se han hecho con el Latitude 30 Bar durante el festival para traer a sus actos más rompedores. El evento está presentado por el mítico Huw Stephens, el famoso locutor de la BBC Radio 1, que haciendo gala de la clásica amabilidad británica, nos dedica un momento de conversación en el que agasajamos a las bandas presentes y apalabramos una entrevista para Rockast una vez pasada la vorágine del festival.

Wolf Alice

Wolf Alice

Por allí pasan esta noche un par de bandas a las que seguimos desde hace tiempo, y de las que ya hemos hablado en diversos secciones de Emergentes en Rockast. La primera de ellas es Wolf Alice, cuyo auto-denominado psychofreak pop-rock resulta ser más sucio y más rockero que en su versión de estudio. Portada de NME de esta semana, parece que ni siquiera les falta lanzar su debut para llegar alto. Gran interpretación de Bros con una Ellie Rowsell sensacional.

La otra gran banda que queríamos ver eran unos tipos de Manchester llamados Bipolar Sunshine, el nuevo proyecto de Adio Marchant. Mezcla soul, funk, rock, gospel y hasta rap, y aún así suenan a una mezcla de Mike Skinner de The Streets y TV On The Radio. Tiene hits inmediatos como Love More Worry Less, Where Did The Love Go o Rivers, uno de los mejores temas que hemos escuchado este año.

Bipolar Sunshine

Bipolar Sunshine

También tocan Prides, un dúo electrónico muy interesante de Glasgow que pone la sala del revés con buenos ritmos y un batería energético como pocos.

La mañana siguiente tenemos cita con los artistas españoles en Sounds From Spain, así que es hora de recogerse.

Miércoles 12 de Marzo de 2014. 

Arizona Baby, SXSW

El Miércoles 12 era uno de los eventos que teníamos marcados en rojo desde hace semanas. Por 7º año consecutivo se celebraba el evento de Sounds From Spain, organizado por el ICEX, Fundación SGAE y Promusicae entre otros. Este evento trae todos los años una selección con los mejores artistas españoles, así como empresas del sector. En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de ver los conciertos de Soledad Vélez, chilena de voz prodigiosa asentada en Valencia, Lori Meyers, Fuel Fandango, los vallisoletanos Arizona Baby, el rock de Betunizer, y la clase del maestro Kiko Veneno.

Los conciertos se celebraron en una carpa justo enfrente del Convention Centre, asi que el bullicio general, sumado a la paella y vino gratis (lo del vino se lo pensaron 2 veces, o se terminó antes de empezar el evento) hicieron que la velada matutina se convirtiera en una fiesta.

Muy buenas todas las actuaciones, con Arizona Baby abriendo las bocas de los yanquis y Kiko Veneno haciendo bailar a todo el pabellón. Tuvimos la ocasión de felicitar a las chicas de Digital Girl, una empresa de L.A. que consiguió que los 2 días de Sounds Of Spain salieran a pedir de boca. Y entre plato de paella y cerveza –mini vasos de sangría a 5 dólares no, gracias- pudimos también charlar un buen rato con Kiko Veneno, un tío grande donde los haya que desprende un aura de admiración allá donde vaya, y cuya entrevista verán pronto por aquí. Al igual que la que hicimos con Arizona Baby, una formación enorme que levantó pasiones en Texas entre los lugareños, en NY donde habían actuado esa misma semana, y seguramente en el bolo que tenían en Chicago a los pocos días.

No serían los únicos artistas españoles en Austin, ya que había un buen puñado de nuestros mejores artistas y algunos grandes noveles. Por allí pasarían L.A., en plena gira americana, Russian Red, Univers, Svper, Lost Tapes, Animic, Doctor Explosion, Animic, The Pepper Pots, Mujeres, Juan Perro, o las maravillosas Me and the Bees.

Kiko Veneno SXSW

Kiko Veneno

 

De ahí nos vamos a tomar una de «esas hamburguesas» a un bonito antro oscuro de la calle 6. Justo al lado está el Flamingos Cantina, donde resultan tocar nuestros queridos The Pains Of Being Pure At Heart. que se marcaron un gran concierto en el pintoresco garito de la calle 6. Una de las grandes virtudes del SXSW es que los artistas se encuentran más que disponibles a charlar entre bastidores. Así estuvimos hablando con Kip de los motivos de la nueva formación de la banda, ya que nos extrañó mucho ver a una teclista que no fuera Peggy. Por lo visto algunos miembros no podían dejar sus trabajos a jornada completa y han tenido que hacer algunos cambios. Contaban en las voces con otra asiática que es Jen Goma, de A Sunny Day In Glasgow, y con Kelly Pratt, que ha trabajado con Beirut, David Byrne o St. Vincent.

En el mismo escenario vimos la fuerza de EMA, que se atrevió con temas de su nuevo álbum y cuyo directo te hace repensar la oscuridad de sus temas de estudio.

EMA Austin SXSW 2014

Ese mismo día estuvimos en el mítico Stubb’s BBQ, una especie de rancho cerrado que es seguramente el recinto más grande de Austin en cuanto a locales se refiere. Esa noche tocaban varias grandes bandas. Para empezar, Perfect Pussy, una formación que dispara hardcore a cañonazos y que se ha convertido en uno de los hypes de la temporada. También los británicos Eagulls, que se esforzaban en ofrecer un buen set a partir de un post-punk con nervio, pero lo cierto es que después de Perfect Pussy lo suyo casi parecía música clásica… Más tarde Kelis haría su clásico R&B mezclado hasta en tres ocasiones con el «Feeling Good» de Nina Simone, y con una sorprendente puesta en escena con una banda compuesta por once músicos.

St Vincent

St Vincent

Al otro lado de la calle, en la puerta del Mohawks, un tarado huía de la policía y atropellaba mortalmente a tres personas. Un lamentable accidente que suponía el primer incidente grave desde el inicio del festival en 1987. Pero dentro de un abarrotado Stubb’s, ajeno por completo al accidente, el momento de la noche estaba a punto de comenzar. Era la hora de St. Vincent y se notaba en el ambiente. El show de Annie Clark es seguramente el mejor que hemos visto en todo el festival. La teatralidad que conlleva todo el espectáculo, la manera tan única que tiene de golpear la guitarra eléctrica, y el carisma de Clark sobre el escenario barren de un plumazo los conciertos anteriores. Y el posterior. Con una hora y cuarto de retraso hace acto de aparición Damon Albarn, con su clásica actitud pasota, que lejos de pedir perdón, culpa al resto de bandas y a la organización del retraso. Tiene una muy buena banda acompañándole pero su concierto resulta predecible y aburrido y a esas horas ya no todo puede valer.

Wild Cub en Mohawk, donde tuvo lugar el accidente.

Wild Cub en Mohawk, donde tuvo lugar el accidente.

Jueves 15 de Marzo de 2014. 

El Jueves nos acercamos al Flamingos Cantina de nuevo. Había un par de buenas bandas que tocaban allí y que por unos motivos u otros deseábamos ver. Los primeros eran Thumpers, el dúo londinense de Sup-Pop que más está dando que hablar de unos meses a esta parte. Indie rock a base de sintetizadores que logra convencer a la audiencia que entre cerveza y cerveza se anima a seguirles el ritmo. Los segundos que queríamos ver era la banda de Avi Buffalo, un tipo que lanzó un gran debut en 2010, pero que después se había dejado apagar durante 4 largos años. Sus melodías siguen igual de dulces pero su particular voz sonaba más aguda que de costumbre, llegando a desafinar en algunos momentos. Lo mejor, es que comentó que un nuevo álbum estaba de camino y hasta se atrevió a tocar algún tema nuevo.

Thumpers

Thumpers

De ahí pusimos marcha al Hype Hotel, un evento patrocinado por la web hypem.com que tenía el aliciente de añadir bebida y comida gratis a sus ya de por sí buenos conciertos. Llegamos justo al final de Painted Palms, una de las bandas más aplaudidas del festival. Pero nuestra intención era ver a Trust, quien pensábamos que era una única persona y resulto ser una banda, con teclados, samplers y batería, y a Future Islands. Los de Baltimore están a punto de presentar su cuarto álbum, detalle que suele causar sorpresa, pero lo cierto es que están a punto de desembarcar en lo más alto. La sola presencia de Samuel T. Herring en un escenario es algo digno de ver. Hacía mucho tiempo que no nos enfrentábamos cara a cara con un vocalista con tal personalidad, entregando el doscientos por cien, sintiendo cada nota y metiéndose la sala entera en el bolsillo con cada movimiento de baile. Tan pronto se pega en el pecho con fuerza o se zambulle entre el público, que baila como el Carlton Banks del siglo XXI mientras pone muecas a lo Jack Nicholson en «El Resplandor». Todo un espectáculo.

Future Islands

Future Islands

Dejamos el vodka Tito’s a un lado e intentamos acercanos a Rainey Street a ver al bueno de Kurt Vile, nuestro artista del año en 2013. La cola no es muy larga pero los badges entran primero, y eso hace que lleguemos a la última canción del bueno de Vile. Al menos en la cola hemos conocido a Shane Butler, guitarrista de Quilt, una banda de Boston que hace folk-pop psicodélico y que también estaba como loco por ver los acordes imposibles del “hijo de Philadelphia”.

Aún así nos vamos a otra casita-bar a unos metros, y conseguimos ver a Real Estate, una apuesta segura de rock de guitarra en un concierto que se hace corto. Son ya las 2 de la mañana y Austin está cerrando. Existen algunas opciones para volver a nuestra casa de acogida. Coger una bicicleta del servicio de bicis público de la ciudad, robar un taxi, o llamar al tele-taxi de España, que probablemente lleguen antes y te harán más caso que los taxistas efímeros de Austin.

Viernes 15 de Marzo de 2014. 

IMG_1009

Una de las localizaciones más alejadas, pero con los mejores tacos de la ciudad, se encontraba en la zona Este. Concretamente en el garaje de una casa en medio de un típico barrio residencial, donde el sello Portals trajo un puñado de buenos grupos como Empress Of, Clipping, Pure Bathing Waters o unos invitados de última hora que causaron sensación, como son Hundred Waters, cuyo folk electrónico y la voz angelical de Nicole Miglis hicieron rebosar el pequeño garaje.

Hundred Waters

Hundred Waters

Allí conocemos a los creadores de Rabbl como ellos mismos nos explican, “la Kickstarter para conciertos”. Están patrocinando el evento y están muy ilusionados. Además de los cambios de cartel de última hora, han conseguido traer a Hundred Waters,  y eso les proporciona un importante aumento de curiosos por conocer el misterioso antro fuera del jaleo que existe en la 6 y aledaños.

En una pequeña caravana que se encontraba a un paseo de la Café
casa, encontramos una tienda de discos, una pequeña pizzería y un puestecito que rezaba un cartel de “Deliciosos Nachos”, y vaya si lo eran. Seguramente los mejores que probamos en toda nuestra estancia. Por lo visto, este es un barrio más hispánico y tiene algunos sitios no muy conocidos donde hacen estas cosas que solo se publicitan gracias al “boca a oreja”. Cerca de allí también había una de esas maravillosas caravanas de comida, o «food trucks» compuesta por apenas 4 roulottes, pero con una de barbacoa que según nos confirman, ofrecen comida hasta que se quedan sin existencias, así que la hora de cierre la marca el hambre de los clientes y el buen tiempo. Allí de hecho nos tomamos el mejor café que probamos en Austin. Café con pezones por cierto.

También al Este se encontraba The Sailor Jerry House, un
amplio local con jardín, escenario, y caravanas de comida rápida, que ofrecía a su rebaño un delicioso granizado especial de la casa de ron, naranja y cereza amarga que suponía el complemento perfecto para las bandas punk que desfilaban por el escenario. Curiosa también la ruleta rusa de tatuajes que había dentro del bar, en la que si te atrevías a jugar te atrevías a tatuarte en directo lo que te saliera en la ruleta. Que se lo pregunten a las buenas de las Dum Dum Girls.

TATOO BAR

Una de las de las grandes sensaciones del festival han sido sin lugar a dudas los británicos Jungle. Los vimos de nuevo en el Hype Hotel.  Suponemos que el aterrizaje de su álbum debut está siendo detenidamente planeado después de construir una base de fans muy fuerte. Aunque se han movido el último año entre el anonimato y el lanzamiento de videoclips virales, dicen no hacerlo con ninguna doble intención. Lo suyo es una mezcla ganadora de funk, R&B, música electrónica con beats marcados y buenas melodías cuyo éxito es imparable. Se muestran además muy seguros sobre el escenario en todo momento.

También allí veríamos a Tourist, un productor londinense que lanza álbum este mes en el mismo sello que Disclosure, y que ya se le conocía por remezclar el tema que estos hicieron con Sam Smith.

Precisamente después pudimos ver a Sam Smith en la iglesia de St. David’s. Una iglesia donde en las inmediaciones de la capilla podías estar tomándote una fría cerveza a los ojos del Señor, pero que debías abandonar al entrar a la capilla. Aunque fuera a duras penas, verlo en una iglesia era posiblemente el lugar más adecuado para que el inglés hiciera alarde de sus dotes de crooner del soul británico.

Torres

Torres

Después de ver a Sam Smith, en el pequeño Lambert’s de la calle 2 vimos a Torres. Una auténtica gozada que aún te sorprende en 5º día de festival, sigue siendo ver a estos maravillosos artistas en lugares con encanto, diminutos y con 30 personas alrededor. Y la mitad de ellas hablando de sus cosas. Por lo visto lo del silencio en los conciertos es algo que no cambia mucho cambiando de país. Curiosa estampa ver a esta mujer a tus anchas cuando a 100 metros la gente hacia cola por ver a Pitbull tocar en el fashionista iTunes Festival. Pero para gustos colores, oiga. Esta singer-songwriter que sorprendió con un gran álbum homónimo el año pasado, vino acompañada de bajo y batería, y defendió la solidez y fuerza de unos temas viscerales, con una voz que en directo supone una auténtica gozada escuchar.

Y sí, eran otra vez las 2 A.M., así que tocaba caminar hasta el infinito, visto que los taxis que nos paraban no sabían donde se encontraba nuestra casa, ni tenían GPS. Si es que a veces cuanto mejor es peor.

Sábado 16 de Marzo de 2014. 

CheerUpCharlie

El último día del festival las fuerzas empiezan a flaquear. Han sido ya 5 días con 14 horas de música cada uno y los artistas empiezan a sonar a sintonía de sala de espera de dentista. Nos decidimos por entrar en algún local en el que no hubiéramos entrado antes. Algunos locales como el Cheer Up Charlie’s tenían dos escenarios, uno dentro del local y otro fuera, de manera que cuando terminaba una banda tenías automáticamente a otra tocando cerca. Nos acercamos hasta allí y vimos a los americanos Boy & Bear, que tiran de rock clásico, con buenos riffs y una pose en ocasiones parecida a Dave Matthews Band, y a unos jovencísimos Oberhofer, que coqueteaban con el mathrock con tres guitarras eléctricas y mucho reverb. También a unos estupendos How Sad, australianos, que a pesar de lo diminuto del salón donde tocaban, tenían un indie rock contagioso que iba creciendo y que les valió para ser uno de los actos más aplaudidos de la tarde.

Foto 13-03-14 19 40 14

También veríamos algún concierto punk de los que seguían poniendo en el Sailor Jerry House, para terminar en el Empire Control Room & Garage, donde estaban ya tocando Great Good Fine Ok, un dúo dentro del círculo de Passion Pit que realmente solo han lanzado 2 singles. No hay EP, ni hay disco. Del estilo también la sueca Tove Lo, hija de una oleada sueca que por momentos parece no tener fin. Nuevo pop de manual que ni chicha ni limoná.
Pero la noche tenía un nombre y era la de Haerts. Un quinteto de Brooklyn con miembros también de Reino Unido y Alemania, que con un EP han conseguido llamar la atención. Pop sencillo que recuerda un poco a Fleetwood Mac con una voz parecida a Gwen Steffani.

En definitiva, SXSW es un lugar al que se acude como los creyentes acuden a La Meca en acto de fe. Es todo el conjunto de pequeños detalles los que hacen de este festival una experiencia realmente única y diferente. Una fiesta de la música en todo su esplendor, que todo fanático no se debe perder.

IMG_0752